Galleries
Show ‘Nasty Women’, March 4 – 12, 2017, Amsterdam
Show ‘connect the dots, collected thoughts’, 29 October – 29 November 2016, Studio van ‘T Wout, The Hague
You are cordially invited to the exhibition and opening of ‘connect the dots, collected thoughts’ on Saturday October 29th 2016, 2 – 6 pm. Address: Studio van ‘T Wout, Zeestraat 94, Den Haag
See the invitation
After 35 years Nicole Donkers returned to Indonesia in 2014. Back to her inner home away from home. There, during her travel and work period, she became reacquainted with the roots of her upbringing. She rediscovered the Indonesian culture, language, values and crafts, such as ceramics and batik. Nicole is an artist and independent designer with a love of experimentation, culture and nature. During her art studies for instance she fell under the spell of plastics and the functions it has in the daily lives of people. In 2015 Art China invited her to take part in the 1st International Contemporary Ceramics Art Symposium at WanQi Ceramic Art Centre in Dehua, China. During her subsequent working period in the ceramics studio’s she brought her thoughts from her travels together and went on experimenting with ceramics, porcelain, glaze and plastics.
‘Dotted by’ #G1 & #W1, ceramics, 2016
In 2016, after traveling through the US and Canada, Nicole went back to Dehua, China to give her artistic research into aesthetics, patterns and dots a sequel. From the experiment with materials including glass beads from her Canadian godmother, but also marbles and batik techniques new series of ceramics arose. Among them the vases series ‘Dotted by’ inspired by ancient Chinese vase shapes. During the exhibition ‘connect the dots, collected thoughts’ art works will be shown that were made during her travels.
‘Snapped by’ #1, photography 80cm x 60cm, 2014
Nicole is an artist and independent designer with a love for experimentation, culture and nature. In 2010 she graduated in fine art at the Royal Academy of Art in The Hague. In 2012 she completed the post-academic artists’ Institute The New Academy (The Hague). She also has a university master’s degree in Socio-Cultural Sciences and graduated from the Hotel Management School in Maastricht.
‘connect the dots, collected thought’ is showing from October 29th until November 29th, 2016 from Tuesday – Saturday 10AM – 5PM.
Show ‘Dragon’s Alchemy’, April 2016, WanQi Art Centre, Dehua, China
Dragon’s Alchemy
Experiments and cultural exchange in Ceramic Art at WanQi Art Centre. Three artists from the Netherlands; Nicole Donkers, Brigitte Spiegeler and Birgit Verwer were invited for a working period at the WanQi Art Centre. At the same time the famous master in Chinese painting, Master Wu, who worked for the first time on ceramics was working there. In addition a class of Prof. Qi Zhen from the Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing was attending WanQi. From this starting point the work and exchange started. The artists inspired each other a lot in discovering new ways to work with ceramics and express themselves in ceramics. As a grand finale of their working period, a show in which their work is exhibited is organized. Dragon’s Alchemy is feast for everyone who loves ceramics.
龙之“炼金术”
这是一个以陶瓷为媒介的实验艺术展览,同时也是一个以陶瓷为纽带的跨越地域与文化的交流成果展。中央美术学院实验艺术学院大二学生在教师祁震的带领下于2016年4月初来到了德化万旗艺术中心,他们在这里开展了为期三周的陶瓷艺术考察与创作活动。在这里,师生们遇到了三位来自荷兰的艺术家,Nicole Donkers, Brigitte Spiegeler 和 Birgit Verwer。这三位艺术家也是来万旗进行以陶瓷为媒介的驻地创作。与此同时,浙江台州著名画家吴立民老先生应也万旗之邀来德化写生、创作。此时,万旗艺术中心,这个距离中国海上丝绸之路起点咫尺之遥的地方,则变成了一个以陶瓷为纽带的不同文化与不同艺术形式碰撞和交集之地。艺术家们时常在一起交流陶瓷创作经验,他们从对方的文化艺术中收获灵感,同学们也从艺术家们的创作中得到了很多启发。虽然大家在创作中都经历了失败,但是,也都收获了成功的喜悦,正所谓“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。此次展览正是在这样的背景下举办的,艺术家和同学们在这里向大家展示他们在万旗艺术中心的创作成果。
17 April 2016 | 2016年4月17日
Show ‘All Art is Political’, 4 December 2015, Gemak, The Hague
A final event ‘All Art is Political’ consisting of an exhibition, debate and after party was held on Friday 4 December 2015. A farewell in the spirit and ambition of GEMAK (and the Vrije Academie Foundation) focusing on artistic practice, experiment, diversity in art disciplines and the connection between art, society and politics (GEMAK | All Art is Political).
EXHIBITION with participating artists: Philip Akkerman, Siamak Anvari, Ehsan Behmanesh & Arefeh Riahi, Justin Bennett, Harold de Bree, Paul Bruininckx, Claudie de Cleen, Nicole Donkers, Laura van Eeden, B.C. Epker, Melissa Cruz Garcia, Anne Geene, Hannah Dawn Henderson. Jonquil, André Kruysen, Dana LaMonda, ligteringen/derooij, Euf Lindeboom, LUSTlab, Sylvain Mazas, Marjolijn van der Meij, Andries Micke, Ingrid Mol, Pendar Nabipour, Nishiko, POTL- Hans Demoed & Geert de Rooij, Arjan de Nooy, Zeger Reyers, Pascal Schilp, Petra van der Schoot, Philip Schuette, Willem Spekenbrink, Yvo van der Vat, Pim Voorneman, Teun Voeten, René Vullings, Lenny Waasdorp, Mark de Weijer, Wouter Willebrands, Jean van Wijk, Gerjanne & Marijke van Zuilen.
At ‘All Art is Political’ I showed the video ‘resting zone’, 3’39” minutes, 2015
(photo Albertus Pieters)
The day programme constituted also of a public debate (in Dutch) on the position and future of art spaces and the (vulnerable) diversity within the artistic field, with journalist/art critic Koen Kleijn (moderator); Arno van Roosmalen, chairman of De Zaak Nu & director of STROOM Den Haag; Birgit Donker, director of the Mondriaan Fund, artist & curator Bianca Runge of Willem 3, Vlissingen (an artspace that also had to announce its closure); Niels Post, artist and contributor of Trendbeheer; Irene de Craen, director of Mariakapel & member of the board at Platform BK, and Joris Wijsmuller, The Hague’s alderman for Urban Development, Public Housing, Sustainability and Culture. After the debate, Cissie Fu, Assistant Professor of Political Theory, Leiden University and initiator of PAI (Political Art Initiative), provided a short, evocative statement about diversity in the arts in The Netherlands and abroad and gave recommendations for a different approach based on mutual trust between the arts and the government/society. From 6 pm GEMAK served the traditional, free Hoogtij soup for the last time ever. The evening continued with a varied program with artistic and musical performances by, among others, Oerknal! and Ilya Ziblat & Roberto Garreton. From 10 pm, Wout de Vringer, GEMAK’s graphic designer, performed as a disc jockey and played danceable music.
More photo’s @ Facebook ‘All Art is Political’
First International Contemporary Ceramic Art Symposium & Show ‘Returning and sail-setting’, July 2015, Dehua, China
First International Contemporary Ceramic Art Symposium
From 10 July – 21 July 2015 I was honoured to be able to take part in the First International Contemporary Ceramic Art Symposium in Dehua, China. Art China and WanQi Art Museum/Centre invited 28 artists from 12 different countries to participate in this symposium. The international and Chinese artists inspired each other and worked with ceramics and showed their work at the Show ‘Returning and sail-setting’.
More information on the First International Contemporary Ceramic Art Symposium in Dehua
Show ‘Returning and sail-setting’
Opening July 2015, permanent show WanQi Art Museum, Dehua, China.
The ceramic work which I made for the show ‘Returning and sail-setting’ is called ‘Three people traveling’. The work is inspired by Confucius who is to have said, “When three people travel together, one can learn from the others. Choose to follow the strengths of others, and use their shortcomings to reflect upon ourselves”. My ceramic art is inspired by my upbringing in the East (Indonesia) and my adult life in the West (The Netherlands). It is about the philosophical differences, the similarities, the values and the way people interact with each other. In my work at the International Symposium of Ceramic Art at the WanQi Art Centre in Dehua organized by Art China I investigated the way I can connect both the East and West. By discovering ceramic through knowledge of others and materially experimenting with combining ceramic with plastics I made works which connect the East and the West. With ceramic, in addition to the art videos and video installation, I have found a new way to create, express, reflect and make improvements where necessary. ‘Three people traveling’ (East), shown in China, has a twin work ‘Three people traveling’ (West) which will be shown in The Netherlands in November this coming year.
中国文化三人行
我将我展示的陶瓷艺术品命名为“中国文化三人行”,我的创作灵感来自于儒家孔子的名言,“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之(别人的言行举止,必定有值得我学习的地方。选择别人好的学习,看到别人缺点,反省自身有没有同样的缺点,如果有,加以改正)。我的艺术作品的灵感来自于我的成长背景:我出生并成长在东方(印度尼西亚),成年之后回到了西方(荷兰)。我的作品展示了两种文化在处世哲学、价值观和人与人之间互动方式的异同。在由艺术中国在德化万旗艺术中心举办的国际陶瓷艺术研讨会期间,我通过与其他艺术家交流,以及把塑料与陶瓷创作相结合的尝试,探索了将东西方文化结合起来的方式。在我的陶瓷艺术品,艺术短片,以及我其它艺术品组合展示视频中,我探索出了创造艺术,表达艺术,反映艺术,以及完善艺术的新形式。“中国文化三人行”艺术创作品将在中国展示,与之对应,“西方文化三人行”艺术创作品将在今年九月份在荷兰参展。
Three people travelling – East
‘Escaping my skin’
The physical skin, being the warm tense border of a person and always the subject to manufacturability was inspiration for the project “how do you escape your skin”.
Member of the jury @ZomerExpo ‘Wild’ 2015, Gemeentemuseum The Hague
Summer exhibition ‘Wild’ | ZomerExpo 2015 ‘Woest’
11 July – 20 September 2015
ZomerExpo is the largest annual national sales exhibition held at a museum – Gemeentemuseum The Hague – and consists of works of art which have been selected after open registration. For the theme inspired art exhibition Wild artists presented 3000 paintings, drawings, films, animations, 2D- and 3D-prints, videos, sculptures, installations and scale models. Qualifying rounds were held in Amsterdam, Groningen, Tilburg and The Hague. During these days a jury selects a maximum of 275 works of art, all of which have been anonymously submitted.
Essay ‘Tonen en verbergen’ door Philip Peters
Tonen en verbergen. Over werken van Nicole Donkers
door Philip Peters
Mensen zijn tegenstrijdige wezens, zowel intrapsychisch als in de ambivalente relatie met anderen. Aan de ene kant zijn we zelfstandige individuen en willen dat ook zijn, maar tegelijkertijd zijn we sociale dieren die behoefte hebben aan contact met soortgenoten, als gelijkwaardige individuen of als groep en meestal allebei. We zijn voor ons concept van persoonlijke identiteit altijd in enigerlei mate afhankelijk van het beeld dat anderen van ons hebben en dat kan wisselen per persoon of per context. Aan de ene kant willen we opvallen, ons onderscheiden, maar we willen ons ook veilig voelen in een min of meer gelijkgestemde groep en we hebben behoefte aan (h)erkenning door een of meer geliefden. We zijn tegelijkertijd naar buiten en naar binnen gericht. We willen ons in principe wel laten kennen maar we hebben ook onze geheimen, al zouden het maar gedachten, dromen of fantasieën zijn.
Dit werk lijkt daarvan een illustratie te zijn, hoewel er nog wel iets meer aan de hand is ook. Het is eenvoudig te beschrijven: een hand schildert een tak groen – extra groen eigenlijk, want de hele omgeving is natuurlijk al groen maar de verf is van een andere, lichtere en meer opvallende tint. Waarom zou iets wat groen is nóg groener willen zijn? Om zich als individu te onderscheiden van de groep? Tegelijkertijd is het een relatief veilige stap: door juist groen te kiezen wordt ook het lidmaatschap van de groep benadrukt, meer dan wanneer de tak pakweg blauw zou zijn geverfd. Het intensere groen maakt van de tak in zekere zin de beste in zijn soort – hij steekt qua groenheid boven de rest uit, hij gedraagt zich competitief en ambitieus: hij is hier de alfa-tak.
Misschien is dat wel het geval, maar het is niet zo dat de tak zichzelf verft: hij wordt groen geschilderd door een mensenhand en of die daar in opdracht of op verzoek van de tak aan het werk is kan wel in twijfel worden getrokken – hoewel het heel goed mogelijk is dat het geheel een droom is van de tak, een grootheidsfantasie, dat kunnen we natuurlijk niet zeker weten.
Maar uit naam van wie is die hand dan wel aan het verven? Misschien is het bovenstaande mechanisme door de bezitter van de hand geëxternaliseerd naar de tak, dat kan ook nog.
Hoe dat ook mag wezen, feit is dat hier een hand een groene tak groen aan het verven is, een paradoxale actie, want die tak is al groen, net als de andere takken, en door een nieuwe laag schutkleur aan te brengen verander je daar in feite niets aan – hoewel het ‘nieuwe’ groen lichter en feller van kleur is waardoor zijn functie als schutkleur in gevaar komt. Maar een tak heeft helemaal geen schutkleur nodig, hij heeft geen natuurlijke vijanden, ik denk dat het in principe niets uitmaakt wat voor kleur hij heeft, al was het pimpelpaars of felrood.
Er moet dus ook nog iets anders aan de hand zijn: het lijkt alsof de kunstenaarshand hier de wereld aan het verbeteren is, alsof aan de natuur, de schepping, een cosmetische toevoeging wordt aangebracht, vergelijkbaar met een vrouw die zich opmaakt – aan de ene kant toch weer een echo van een schutkleur (iedereen doet het, zo hoor je bij de groep) en aan de andere kant een manier om individualiteit te benadrukken door er zo goed moeilijk uit te zien, maar wel binnen de beperkingen van de groepsnorm.
Daartegenover is het ook denkbaar dat de handeling hier kritisch is bedoeld of tenminste als zodanig kan worden geïnterpreteerd. Tenslotte zijn in onze tijd mensen op grote schaal bezig om de natuur op allerlei manieren te vernietigen door haar als wingewest te plunderen, kortzichtig en uiteindelijk gevaarlijk gedrag, waarbij we in laatste instantie ook ons eigen leven op het spel zetten en misschien dat van de hele planeet. Daarop kan dit groen verven van een tak ook een reflectie zijn: de gehanteerde verf ziet er weinig ‘natuurlijk’ uit, misschien is het wel een gevaarlijk pigment waardoor de tak (die dan dus als pars pro totogaat fungeren) uiteindelijk het loodje legt, dat kunnen we in dit werk niet letterlijk zien, maar niemand kan zeggen dat het onmogelijk is. En in zekere zin zijn we als consumenten daaraan medeplichtig en dat is een andere dubbelzinnigheid in dit werk omdat het wat dit aspect betreft bepaald gedrag (en de ideologie daarachter) aan de kaak stelt, maar dat gedrag ook zelf vertoont.
Tenslotte kun je nog construeren dat het groen verven van een tak een vorm van schilderkunst is: er is verf en er is een drager, aan meer voorwaarden hoeft niet te worden voldaan. Zo bezien is het dan een monochroom, het meest minimale vocabulaire dat de schilder ter beschikking staat en ook in deze opvatting is er sprake van een paradoxale verhouding tussen het gegeven monochrome groen van de tak en dat van de beschilderde tak en dat is opnieuw een verschil tussen natuur en cultuur. Het felle, bijna fluorescerende van de verf lijkt niet echt op de manier waarop een boomtak groen is. Het blijven aparte grootheden, hoewel je zou kunnen volhouden dat het groen van de verf een interpretatie is van het natuurlijke groen en in die zin kan de kunst, ook in onze tijd, niet buiten de natuur of althans buiten wat zichtbaar is: de kunst begint met een perceptie, een observatie zelfs, van de wereld, transformeert die op wat voor manier dan ook en geeft die transformatie dan weer terug aan de wereld, in een altijd doorgaande cyclus misschien. Hoe ideematig ook, de kunst kan niet bestaan zonder voor-beeld en in dit werk zien we dat proces zich letterlijk voltrekken.
Misschien is het groen verven van de groene tak ook nog een kwestie van aandacht – de aandacht voor het kleine, het intieme: hier wordt geen woudreus aangepakt, laat staan een tropisch regenwoud, maar één takje dat op zich geheel verwisselbaar is met alle andere takjes. En dat takje krijgt een persoonlijke aandacht en verzorging die misschien eigenlijk álle takjes zouden willen en moeten krijgen.
Zo is een werk als dit een soort Rubik’s ube, die je keer op keer door je handen laat gaan en van alle kanten bekijkt, waar steeds een nieuw gezichtspunt zich aandient en een andere configuratie verschijnt – met het kardinale verschil, dat die kubus één juiste oplossing heeft en een kunstwerk niet: dat is niet eens op zoek naar oplossingen, maar articuleert de complexiteit en veranderlijkheid van de situatie en stelt daarom vragen naar onze positie onder de zon, om Lawrence Weiner te parafraseren
In The Mind of a Mnemonist beschrijft de grote Russiche neuroloog en inspirator van Oliver Sacks, Alexander Luria, een verbijsterend geval van synesthesie: zijn proefpersoon kon schier eindeloze reeksen cijfers of letters die hem werden voorgelegd feilloos herhalen, ook in omgekeerde volgorde. Zijn geheugen bleek eindeloos te zijn, het was onbegrensd; als er nieuwe gegevens bij kwamen onthield hij die ook en bovendien was het duurzaam: als hij de gegevens eenmaal kende vergat hij ze nooit meer.
Hij had daarvoor een soort methode die in essentie spontaan was ontstaan maar waar hij bewust gebruik van maakte: hij fantaseerde een stad met straten, pleinen, portieken, allerlei soorten gebouwen, alles wat je in een stad maar tegen kunt komen en ieder cijfer of letter of wat dan ook kreeg een eigen plek toebedeeld – de hele innerlijke stad zat vol nissen, hoekjes, muurtjes en wat al niet, waar de mnemonist neerzette wat hij moest onthouden en hij wist moeiteloos de weg in de stad. Als hem werd gevraagd om een bepaalde getallenreeks te reproduceren, dan ‘liep’ hij als het ware naar de plek waar hij die geparkeerd had en haalde ze daar als het ware even uit om ze na gebruik weer terug te zetten.
Het bovenstaande werk doet mij daaraan denken. Hoewel hier van synesthesie misschien geen sprake is (maar misschien ook wel, ik kom daar nog op terug), bestaat het uit een aantal losse elementen die min of meer hap-snap aan de muur zijn bevestigd – volgens een compositie die tamelijk arbitrair en intuïtief lijkt te zijn en gebaseerd op een esthetische voorkeur voor een bepaalde rangschikking – en die elementen zijn meestal voorwerpen die zich op hun beurt vaak ergens in bevinden, in een doosje, een zakje e.d.
Het is de vraag of dit werk ooit af is, of liever gezegd: een einde heeft. Het is af als de kunstenaar besluit er niets meer aan te doen, maar in principe is de compositie te veranderen, er kunnen ook meer elementen bij komen (en eventueel andere afvallen) en qua presentatie ziet het hele werk er weer iets anders uit als het zich van het atelier verplaatst heeft naar een expositieruimte, zoals bijvoorbeeld in de hieronder afgebeelde incarnatie:
Hoewel het werk op verschillende plekken en op verschillende manieren als ‘af’ gepresenteerd wordt, wil dat nog niet zeggen dat het beëindigd is of zelfs maar eindig is: op zijn best is er sprake van een steeds variërend open einde.
Het lijkt de visuele – maar onleesbaar gecodeerde – geschiedenis van een (deel van een) leven waarbij ieder element een gebeurtenis, gevoel, gedachte of wat dan ook representeert en in laatste instantie kan aan het werk alleen een einde komen als dat leven – het leven van de kunstenaar, moeten we aannemen – ook beëindigd is. Het is een fraai en zuiver voorbeeld van hoe leven en werk kunnen samenvallen zonder dat de specifieke ‘inhoud’ ervan bekend wordt gemaakt, zowel letterlijk als figuurlijk.
Door de combinatie van die twee hoofdelementen – de grote neutrale muur en de kleine geheimzinnige voorwerpen – wordt het werk tegelijkertijd monumentaal en intiem. Zo is de verhouding ook inderdaad: kleine precieuze geheimen die met elkaar een grote hoeveelheid vormen die uitstijgt boven de som der delen: hier wordt in principe vorm gegeven aan een heel leven.
Zo krijgt het werk iets van een gecodeerd visueel dagboek dat zijn schatten niet prijs geeft, want ons ontbreekt het instrumentarium om het te decoderen: het moet persoonlijk blijven, het is geen reality soap of ‘bekenteniskunst’ waar aan alle kijkers een ongegeneerde blik in iemands privéleven wordt gegund.
Een andere associatie die zich opdringt is die met Basho’s The Narrow Road to the Deep North, waarin de dichter voortdurend op reis is en daarvan in proza verhaalt waarbij de tekst regelmatig onderbroken wordt door een haiku die hij ter plekke schreef naar aanleiding van wat hij zag (veel natuurobservaties) en meemaakte. Het zijn precieuze kleinoden die getuigenis afleggen van het onderweg zijn. Zo kan ik Nicole Donkers’ muur ook bekijken: als een beeld van een reis waarbij af en toe een herinnering, droom of gedachte wordt achtergelaten als een soort mijlpalen en de reis kan natuurlijk worden opgevat als de reis door het leven. In die context wordt ook duidelijk waarom het werk per definitie altijd een voorlopig karakter heeft tot het stolt aan het einde van de reis. Mocht iemand anders het werk daarna nog eens willen presenteren en het muurvlak verdelen naar eigen inzicht, dan zal het uiterlijk erg veel lijken op wat we hier zien, maar toch is het dan niet meer dan een representatie, want we weten niet wát er precies wordt gepresenteerd. Wordt het werk precies zo opgehangen als in één van de versies waar de kunstenaar voor had gekozen, dan is het eigenlijk een kopie – als het leven afgelopen is, is het werk in zekere zin ook dood, al blijft het de representatie van een autobiografie.
Als we de vergelijking met Basho nog even aanhouden bestaat het hele werk uit een verzameling kleinere werken, waarvan je je zou kunnen voorstellen dat ze misschien ook wel op zichzelf zouden kunnen bestaan.
Hier hebben we bijvoorbeeld een open plastic zakje met daarin de restanten van wat ooit bloemetjes waren. Ik weet niet of het nog gedaan wordt, maar ik kan me herinneren dat het drogen van een bloempje iets betekende: een herinnering aan een verre geliefde bijvoorbeeld. In dit geval weet ik niet wat er precies bedoeld wordt en ik word krachtens de aard van het hele werk ook niet geacht om daar kennis van te hebben: een geheim is alleen een geheim zolang het niet verklapt wordt. Maar ieder element in dit werk heeft wel een eigen atmosfeer, bijvoorbeeld afhankelijk van het materiaalgebruik: in dit voorbeeld hebben we te maken met een zacht en lieflijk materiaal, maar ook met het verval ervan. Doordat het plastic niet afgesloten is komt het heel dicht bij de beschouwer, de onbekende, mysterieuze inhoud wordt aan de ene kant gecodeerd, gekoesterd en afgeschermd en dan – of: tegelijkertijd – tamelijk nadrukkelijk getoond. Dat wil zeggen, de representatie wordt getoond, de beeldende transformatie van een psychische betekenis naar een materiële vorm. Zo is niet alleen het plastic zakje, maar het hele object (en daardoor ook, pars pro toto, het hele werk) tegelijk open en dicht.
Dit beeldelement lijkt een objet trouvé, het ziet eruit als verpakkingsmateriaal waaruit de inhoud verdwenen is, aan de vorm te zien vermoedelijk een mes. Dat biedt een interessant en op het eerste gezicht heel ander perspectief – het ging immers juist om voorwerpen die ergens in waren gestopt en daar een soms enigszins van buitenaf zichtbaar verborgen bestaan leidden terwijl het hier gewoon om een mes gaat. Maar het gaat niet gewoon om een mes, het procedé is hier omgekeerd: paradoxaal genoeg is de inhoud van de verpakking niet meer aanwezig en dus wordt er ook niets beschermd of anderszins aan het oog onttrokken. Of is dat geen tegenstelling? Ik zou denken van niet: hier is de ‘inhoud’ juist op een veel radicalere manier uit het zicht van de beschouwer gehouden, hij is gewoon verwijderd, uit het werk weggesneden. Wat de verschillende elementen in dit werk precies vertegenwoordigen weten we niet en kunnen we ook niet weten, maar als we er bijvoorbeeld for the sake of argumentvan uitgaan dat hier sprake is van een herinnering die iets met een mes te maken heeft, wordt de beschouwer eigenlijk geconfronteerd met een herinnering aan een herinnering: de mal van het mes is tenslotte niet meer dan een herinnering aan het echte mes. Mocht het om een agressieve fantasie gaan, dan is het mes als het ware ‘voor alle zekerheid’ uit zijn verpakking gehaald en helemaal verwijderd. Ik denk dat het op zijn minst mogelijk en zelfs waarschijnlijk is, dat alle elementen waaruit het werk is opgebouwd autobiografische aspecten hebben – maar we hebben te maken met een werk van kunst en niet met een weergave van de ‘werkelijkheid’, dus we kunnen er beter van uitgaan dat het gaat om een ‘autobiografische verbeelding’ (een reeks beeldende associaties die omwille van hun transformatieve aard aanwezig zijn) en niet om ‘autobiografische gebeurtenissen’. Weliswaar valt dat niet helemaal uit te sluiten, maar zodra we ons daarin gaan verdiepen in plaats van in het beeld zelf en wat dat bij de kijker oproept begeven we ons op verboden terrein – dan worden we een soort detectives die gaan wroeten in het leven van de kunstenaar en dat zou niet alleen onkies zijn, maar ook ongepast in de zin dat we dan niet meer zouden begrijpen dat we bezig zijn met het interpreteren van een beeld en dat is heel wat anders. Sterker nog, zonder twijfel wordt de beschouwer geconfronteerd met zijn eigen selectieve inzichten en associaties. In die zin houdt het werk ons ook een spiegel voor die zegt: trap niet in de valkuil van de projectie, van het toeschrijven van je eigen gevoelens, gedachten en herinneringen bij het beschouwen van het beeldmateriaal aan de kunstenaar. Die is, in zekere zin, anoniem, we weten niets van haar af en dergelijke kennis zou bovendien geen enkele constructieve invloed hebben op het beleven van het werk. Niet-artistieke overwegingen doen daar alleen maar aan af. Er bestaat een beroemd essay van Freud over Leonardo waarin hij ons van alles wat hij bij elkaar heeft weten te analyseren over die kunstenaar vertelt alsof het evangelie is, terwijl later bleek dat zijn uitgangspunten niet klopten, waardoor van zijn op zich fraaie verhaal niets overbleef. Later deed Jung-leerling Erich Neumann, op de hoogte met Freuds vergissing, het nog eens dunnetjes over in zijn boek Kunst und schöpferisches Unbewusstes, maar dan vanuit een metafysisch angehauchte Jungiaanse invalshoek en ook dat biedt niet de waarheid, hoewel het op basis van zijn eigen premissen lang geen oninteressant betoog is. En dat is precies het punt: Freud, Neumann, u en ik, we laten onze eigen premissen los op alles wat we zien en meemaken en het is ook moeilijk voorstelbaar dat het anders kan – we zijn wie we zijn, een optelsom van genetica, omgevingsfactoren en scholing (‘biopsychosicale factoren’) en van daaruit interpreteren we wat we voorgeschoteld krijgen en er is geen enkele reden om wat dat oplevert als waarte beschouwen, laat staan als de enige waarheid. We kunnen weinig anders doen dan naar eer en geweten proberen een zo eerlijk mogelijke relatie met een werk aan te gaan en daarvan verslag te doen. En wij, die er aardigheid in hebben ons met kunst bezig te houden vanuit een achtergrond in dat betekenisgebied, doen er goed aan ons te realiseren dat we afhankelijk zijn van het kunstwerk en hoogstens kunnen proberen dat zo dicht mogelijk te benaderen zonder dat het denkbaar is dat de ene auteur – de schrijver – die zich bezighoudt met het werk van een andere auteur – in dit geval de beeldend kunstenaar – de waarheid over dat werk verkondigt en bovendien zelf, hoe ongewild misschien soms ook, zonder zelf in die interpretatie een rol te spelen. Met andere woorden: over wiens autobiografie hebben we het hier eigenlijk, die van de kunstenaar of van de interpreet? Het antwoord is: allebei natuurlijk. Beiden produceren fictie. En, wat mijzelf betreft, als een werk mij tot zulke overwegingen dwingt, zoals hier het geval is, dan is er kennelijk iets aan de hand waardoor dat werk dicht op mijn huid komt – en, wil ik volhouden, op ieders huid, want wat mogelijk als verhulde autobiografische verbeelding is begonnen blijkt uiteindelijk een universele kwaliteit te hebben: iedereen kan er iets in vinden wat hem of haar aangaat en dat is ook goed te begrijpen: mensen hebben meer met elkaar gemeen dan ze van elkaar verschillen en ook als we de herkenning niet letterlijk kunnen benoemen omdat de gegevens zijn versleuteld kunnen we ons er wel van bewust worden dat er iets als ‘subliminale herkenning’ aan de orde is. Hoe men de articulering van wat herkend wordt of herkenbaar is wil beoordelen in termen van kwaliteit moet iedereen maar voor zichzelf uitzoeken. Als ik er niets of te weinig aan zou beleven zou ik er niet over schrijven, dat spreekt vanzelf.
Sommige beeldelementen aan de muur zijn van een grote eenvoud, andere zijn meer uitgewerkt en in een enkel geval wordt het zelfs een complexe constructie zoals hierboven. In een gelaagde structuur van doorzichtige kunststof – opnieuw vaak gebruikt als verpakkingsmateriaal – spelen een metalen frame, een kubus en een cirkel (bol) een spel met transparantie, licht en schaduw en vervorming van de perceptie waarbij soms moeilijk is in te schatten wat zich nu precies waar bevindt, ook al door de prismatische manier waarop de lichtval wordt verwerkt. Dit zou een werk op zich kunnen zijn, maar middenin de zinsbegoocheling steekt uit gevouwen kalkpapier een vleeskleurig vuistje omhoog. Ook met betrekking tot dit beeldelement zijn verschillende en tegengestelde associaties denkbaar: mogelijk is het een zachte en tere, zich openvouwende bloem waaruit ‘de’ menselijke vuist oprijst als teken van potentiële kracht en als mogelijkheid om misschien ooit deze variant van het spiegelpaleis en de golden cage te verlaten, als een wensdroom, zoals de eeuwig menselijke droom om te kunnen vliegen, waarop het werk misschien zelfs letterlijk een allusie is: de blaadjes van de zich openende bloem zouden ook kunnen worden opgevat als vleugels – maar dan nog kun je je afvragen of echt ontsnappen mogelijk is, of deze vuist (dan opnieuw een pars pro toto voor een mens of voor de mensheid, gevangen in een onoverzichtelijk web van maya dat uit eigentijdse materialen is opgebouwd) ooit verder zal komen dan een insect dat voortdurend tegen de randen van een glas opvliegt en er uiteindelijk in sterft omdat er geen uitweg is en op den duur ook geen voedsel en zuurstof meer. Het is zelfs maar de vraag of dat insect of deze mens, voorbeeldmatig voor de condition humaine, beseft dat het spiegelpaleis niet zijn hele wereld is, maar slechts een minimale, beperkte verblijfruimte, waarbuiten zich een oneindige ruimte bevindt, van de expositiemuur tot het heelal.
Tenslotte zou de beweging ook nog van omgekeerde aard kunnen zijn: dan wordt een mens verzwolgen door bijvoorbeeld een vleesetende plant (een variant op de triffid) tot alleen nog een machteloos vuistje zichtbaar is, dat na deze momentopname ook wel zal worden opgeslokt: de natuur slaat terug!
Zo ijl en sophisticated als deze structuur zich, misschien met dank aan Dan Graham, manifesteert, zo lapidair en materieel is onderstaand element:
In een werk als dit, waarin alles aan het gezicht onttrokken wordt, opgesloten zit in een veilig beschermend dan wel in een beperkend en dodelijk omhulsel en dat steeds zodanig gecodeerd dat geen eenduidige verklaring mogelijk is, is de aanwezigheid van sleutels natuurlijk van grote betekenis: alles in het werk is immers versleuteld en hier worden de beschouwer niet één maar zelfs een aantal sleutels aangeboden, waarvan je zou kunnen hopen en verwachten dat ze toegang zouden kunnen verschaffen tot de werkelijke, eenduidige waarheid, waarnaar we van nature toch altijd op zoek zijn sinds we het Paradijs hebben moeten verlaten: iedere sleutel past op een slot en als dat nu net de sloten zouden zijn van alle andere beeldelementen aan de muur, dan worden die in één forse klap gedecodeerd en verschijnen in hun ‘echte’ gedaanten en niet langer in de vermomde vorm die de kunstenaar hen aanvankelijk had gegeven.
Maar een dergelijke gedachte is natuurlijk niet ‘realistisch’ binnen de parameters van dit weinig realistische werk. Om te beginnen zijn de sleutels naar verhouding veel te groot om op sloten in de andere beeldelementen te passen en daar komt nog eens bij, dat die helemaal geen sloten hebben. Zo gemakkelijk komen we er dus niet vanaf, al zou men kunnen argumenteren dat we op een metaforisch niveau spreken waar aan letterlijke materiële verschijningsvormen geen te grote nadruk mag worden toegeschreven, maar ook als we dat dictaat ruimer nemen dan ik hier geneigd ben te doen moet toch duidelijk zijn dat deze sleutels waarschijnlijk helemaal nergens meer op passen, oud en roestig ongebruikt als ze eruit zien.
Kortom, deze sleutels kunnen binnen het geheel gezien worden als een schijnbeweging, een afleidingsmanoeuvre en uiteindelijk zijn ze zelf ook delen van het arrangement aan de muur, met hun eigen betekenis, die we niet kennen. Wat ze gemeen hebben met de andere elementen is dat ook hier sprake is van iets dat ergens anders in past, ook al worden ze hier niet als zodanig gepresenteerd, misschien ook omdat het zo voor de hand ligt dat het gewoon niet nodig is. De sleutels zijn van zichzelf al versleuteld genoeg.
Natuurlijk is er de wat belegen, obsessieve Freudiaanse interpretatie die volhoudt dat alles wat ergens in kan of een fallische vorm heeft met seksualiteit te maken heeft (hoewel Freud in een vlaag van zelfrelativering ook heeft gezegd dat een sigaar soms gewoon een sigaar is). Toch komt die hier wel aardig van pas. Als je aanneemt dat een sleutel in een slot voor seksuele penetratie staat, waarvoor staan dan meer dan een dozijn sleutels terwijl er nergens een slot te bekennen is? Je zou kunnen denken aan (mannelijke) seksuele fantasieën en verlangens – zo wordt het bosje sleutels haast een bijna ranzige bijeenkomst, een gang van jongens onder elkaar, die met hun testosteron geen raad weten want ze kunnen er hier geen kant mee op. Je zou ook kunnen construeren dat als de sleutel voor penetratie staat, een aantal sleutels een meer gevarieerde seksualiteit symboliseren en dan zou het dus net zo goed om vrouwelijke verlangens kunnen gaan (bijvoorbeeld naar een heleboel sleutels).
De geheimen van de andere beeldelementen kunnen de sleutels niet oplossen omdat ze nergens op passen en zelf roepen ze nieuwe raadsels op. Ze hebben een verleden en lijken nu zo verroest dat ze nauwelijks meer bruikbaar kunnen zijn. Ook dat zou een seksuele bijbetekenis kunnen hebben en dan gaan de gedachten uit naar leeftijd en naar de impotentie van de oude dag.
In ieder geval biedt de kunstenaars ons voor het ontsleutelen van dit werk ondeugdelijk materiaal aan, maar wel een rijkdom aan potentiële associaties.
De hierboven besproken elementen, die samen met vele andere een groot. muurvullend totaalwerk vormen, zijn allemaal klein tot heel klein. Van sommige zou je je kunnen voorstellen dat ze ook op een groter formaat zouden kunnen worden uitgevoerd en dan genoeg gravitas hebben om bestaansrecht te hebben als autonoom werk.
Zo ziet een deel van de muur eruit:
De verschillende varianten die ik heb gezien hebben een arbitraire ritmering maar wel een die zich als het ware ‘lezen’ laat. Ze zouden als een tekst kunnen worden beschouwd, als een narratief, dat je min of meer in regels van links naar rechts en van boven naar onder zou kunnen lezen, maar zonder te weten wat er staat – wat dat betreft blijft zo’n muur een Steen van Rosette voor de ontcijfering. Je kunt het geheel ook op andere manieren lezen door het oog over de muur te laten dwalen en af en toe bij een beeldelement halt te houden en daar langere tijd aandacht aan te besteden. Uiteraard kun je ook meer oppervlakkig over de muur en tussen de beelden door dansen, dat geeft weer een andere ervaring – je zou op basis van de muur een choreografie kunnen construeren. En nu ik toch bezig ben: ik kan het werk ook lezen als een partituur. Met misschien enkele aanpassingen (of niet) lijkt het mij een speelbaar stuk voor musici die gewend zijn om met onconventionele beeldende partituren om te gaan. Ik zou dit werk wel eens willen horen – dat wil zeggen: het resultaat van het transformeren van beeldende gegevens in geluid, dat is tenslotte wat een partituur in wezen is. En vanwege het multi-interpretabele karakter van het werk leent het zich voor iedere vorm van associatieve interpretatie, in een tekst zoals deze of in geluid of beweging.
Dit werk is een tot nu toe eenmalig voorbeeld van wat het procedé oplevert in een incarnatie van één groot werk. Een glanzend zwarte rechthoek van kunststof bolt even rechtsboven uit het midden op doordat er kennelijk iets in of onder zit, zo te zien iets met een kubusvorm.
Als er een zwart vlak aan een muur hangt is het, vind ik, vrijwel onmogelijk om niet onmiddellijk aan Malevich te denken. Bij een andere gelegenheid heb ik geschreven dat onder diens Zwarte Vierkant misschien wel de hele Byzantijnse en westerse kunstgeschiedenis schuil gaat als resultaat van een handeling die zowel iconoclastisch is (het zwart weg schilderen van de hele traditie) als iconogenetisch (het wees de weg naar een radicaal nieuwe vormgeving en was daarin de eerste stap en in die dubbele functie een essentieel icoon).
Dit werk is niet geheel plat, de derde dimensie doet ook mee en ook is de vorm niet vierkant maar rechthoekig. Als ik aan een rechthoekig devotiebeeld uit een iconoclastische cultuur denk, is er de onontkoombare associatie met de Kaba’a, die wonderlijke constructie in Mekka waar ieder jaar tijdens de hadj letterlijk miljoenen Moslims zeven keer omheen lopen.
Als ik beide associaties combineer krijg ik een streng, rechthoekig devotiebeeld dat verbonden is met een religie die een ongekende revival meemaakt, zich zeer expansief gedraagt en liefst de hele wereld onder een nieuw kalifaat zou willen brengen, een totalitair systeem dat naar meer macht streeft – en aan de andere kant staat dat systeem – in dit werk – ook bijna letterlijk op springen omdat dat Zwarte Vierkant, als symbool van het vrije icoon, eruit wil. Het is een strijd van zwart tegen zwart en representeert dan grosso modo een imaginair moment in de huidige mondiale culture clash.
Op deze manier wordt er wel er veel bij gehaald (maar waarom niet?), er kan ook ‘gewoon’ sprake zijn van het verpakken van een persoonlijk voorwerp dat staat voor geheim, mysterie, een moment of gedachte in de biografie van de kunstenaar. Dan lijkt het betekenisgebied misschien kleinschaliger en intiemer, maar wat is er aan de andere kant groter en belangrijker dan de individuele identiteit die zich per definitie antithetisch verhoudt tot alles wat totalitair is? Bovendien bestaat de wereld uit individuen, uit min of meer soevereine personages, die zich weliswaar tot allerlei groepen aaneensluiten (één individu is al lid van een groot aantal groepen bepaald door afkomst, woonplaats, familie, beroep en noem maar op) maar binnen de diverse collectieven hun authentieke eigenheid als essentieel beschouwen – zo kijken wij er in het westen tenminste tegenaan, zeker als we het over kunst en kunstenaars hebben, die zowel vogelvrij zijn als zo vrij als een vogeltje.
Dit is geen ‘licht’ werk, het brengt tegenstellingen tot hun essentie terug en voert de spanning op tot het breekpunt haast bereikt is. En wat zal er dan gebeuren? Voorlopig houden kubus en rechthoek elkaar in evenwicht, maar als dat evenwicht verstoord wordt kan van alles plaatsvinden: een jubelende verlossing van het vrije woord of een fatale eruptie van vulkanische krachten die zijn weerga niet kent. Of misschien wordt er een geheim verraden dat geheim had moeten blijven maar dat kennelijk ook zo graag gedeeld zou worden. En wie weet bevindt zich onder het industriële materiaal wel de oude Steen der Wijzen en is er een alchemistisch proces aan de gang dat de redding van de wereld kan betekenen.
Omdat het werk een mysterie is dat een geheim verbergt kunnen we daar nooit een eenduidige uitspraak over doen, maar wel wordt door de krachtige en sobere vormgeving duidelijk gemaakt dat het hier niet om kleinigheden gaat, of we daarover nu metaforisch willen spreken in macro- of in microtermen, dat maakt in laatste instantie qua betekenissoort niet uit, het is het verschil tussen microscoop en telescoop en in het kleine weerspiegelt zich het grote evenzeer als omgekeerd. Op dat niveau bereikt het werk een metafysisch niveau en is het bijna een formule voor een moment van stasis in een dynamische cultuur, een moment van reflectie.
Hoewel er op het eerste gezicht beeldend niet zo veel te zien is, wordt het dan lonend om heel lang te kijken naar dit werk, wat trouwens nog een onverwacht aspect oplevert: het uiterlijk ervan is afhankelijk van het licht.
Het is mogelijk om het zodanig op te hangen dat het er helemaal zwart uitziet, maar onder omstandigheden waarbij bijvoorbeeld het buitenlicht – het daglicht, het licht van de wereld – vrij spel heeft ontstaan er allerlei toevoegingen die steeds veranderen. Hierboven is sprake van twee vlekken wit die het zwart beschijnen en articuleren met een wezensvreemd element: de profundis lux, misschien is er licht in de duisternis.
En hier:
levert de lichtval zelfs vaag prismatische kleurstralen op, waardoor het bijna een schilderij lijkt waarbij fictie en werkelijkheid zich weinig meer aan elkaar gelegen laten liggen. De lichtval en de verandering van het licht door het etmaal heen en met het weer mee zijn natuurlijke processen, waarvoor de kunst zich niet in een ivoren toren hoeft af te sluiten, ook al heeft zij het over de meest intieme en geheimzinnige ontoonbaarheden – uiteindelijk is een kunst niet alleen een opvatting, een standpunt over de wereld, zij is ook een concreet verschijnsel inde wereld. De verbondenheid van buiten- en binnenwereld is essentieel: ze kunnen niet zonder elkaar, in een mens niet en in een kunstwerk evenmin. Dat lijkt dit werk ook nog te zeggen bovenop zijn andere betekenissen die uiteindelijk een andere formulering van hetzelfde representeren. Zo passen alle verschillen en paradoxen uiteindelijk naadloos op elkaar in één gelaagde mededeling die tegelijkertijd presenteert en verbergt – zoals dit hele oeuvre doet – en daarmee duidelijk maakt dat there are more things in heaven and earth than are dreamt of in our philosophy.
Van de werken die ik hier bespreek is dit het oudste: iemand fotografeert haar eigen gezicht en door de manier waarop zij de camera vasthoudt ten opzichte van zon en spiegel bedekt de schaduw precies haar ogen. Datgene waarmee gekeken wordt, waardoor deze foto heeft kunnen ontstaan, onttrekt zichzelf aan het gezicht. In feite is hier al dezelfde thematiek aan de orde: er wordt getoond, maar er wordt ook verborgen. En wat verborgen wordt zijn de ogen, het meest ‘sprekende’ deel van een gezicht, de ‘spiegels van de ziel’. Dat is dubbel opmerkelijk omdat het hier juist letterlijk een blik in de spiegel betreft: de protagonist verbergt zich niet alleen voor de kijker maar ook voor zichzelf.
Het is dus geen portret wat we te zien krijgen, dit gezicht kan bij wijze van spreken bijna iedereen zijn. Sterker nog, deze manier van anonimiseren roept associaties op met het vocabulaire van de criminaliteit: het zwarte balkje voor de ogen kennen we van krantenfoto’s waarin misdadigers of verdachten van een misdaad onherkenbaar worden gemaakt. Het is dus een soort stigma. Kennelijk is de beeldproducent een verdachte – maar waarvan wordt zij verdacht? Is het een misdaad om niet herkend te willen worden?
De protagonist wil niet worden gekend en misschien is de afweer daartegen ook wel gevaarlijk, in die zin dat zich onder het oppervlak allerlei geheime gedachten, gevoelens en fantasieën, zich afspeelt, een heel driftleven dat maar beter onderdrukt kan worden gehouden – er onder gehouden – omdat als alles loskomt aan verdrongen verlangens en verbeelding potentieel de vlam in de pan zou kunnen slaan met noodlottige gevolgen. Hier wordt van alles verdrongen, waaraan in de fantasie van de protagonist misschien vernietigende krachten worden toegeschreven, we zijn vaak bang voor wat zich in onszelf allemaal afspeelt. Andere zaken zijn te kwetsbaar om te willen laten kennen, behalve misschien in een situatie van veilige intimiteit, maar daar is geen sprake van aan de muur van een openbare presentatieruimte en daarom moeten de geheimen hier geheim blijven, mogelijk uit angst om zelf vernietigd te worden. Zo beweegt dit werk zich in feite twee kanten op, in de richting van twee uitersten: zowel de algehele vernietiging die de eigen almacht kan veroorzaken als de vernietiging van de kwetsbare machteloosheid bedreigen de mens. Het kan ook nog allebei tegelijk zijn: je koestert iets wat potentieel vernietigende kracht zou kunnen hebben. Zo tegenstrijdig zijn mensen wel.
Want de protagonist is geen persoon maar een personage. En een metafoor voor menselijkheid, voor de menselijke conditie. Diep in onze psyche (en vaak ook minder diep) kennen alle mensen schuld- en schaamtegevoelens en zo bekeken fungeert dit werk zelf als een spiegel, waar we allemaal in kijken: ‘het lijkt wel of het over mij gaat, maar het gaat net zo goed over jullie’. In dat geval wordt een algemeen menselijk mechanisme gepresenteerd: het gevolg van de erfzonde, van het verliezen van onze onschuld, dat iedereen in zijn persoonlijke ontwikkeling als klein kind al begint mee te maken. Daarmee is de zaak veralgemeniseerd en uit het intieme, persoonlijke getrokken, waar het toch wel degelijk ook thuis hoort, al weten we niet precies wat, hoe en waarom. Dat vertelt de kunstenaar ons niet en dat gaat ons ook niet aan: de auteur van fictie is niet synoniem met haar personages. Door zichzelf aan het gezicht te onttrekken en ons naar ons eigen beeld te laten kijken ontsnapt ze zelf juist uit dat beeld, Houdini zou er waardering voor hebben gehad.
Er is nog een ander aspect: het beeld, en zeker het fotografische beeld, is in onze tijd verdacht – het kan met eigentijdse technieken zodanig worden gemanipuleerd dat het niet meer kan worden vertrouwd in haar relatie tot het ‘vastleggen van de werkelijkheid’. En de fotograaf is dan dus per definitie ook verdacht want die doet dat, die vervalst het beeld of is in ieder geval in staat om dat te doen als een valse tovenaar die geheimzinnige trucs gebruikt voor dubieus gewin. Maar als dat zo is, dan is ook dit beeld – dat beweert dat beeld en beeldproducent onbetrouwbaar zijn – zelf niet te vertrouwen. En zo komt alles op losse schroeven te staan, er is weinig zekerheid in het bestaan.
Dit is chronologisch het meest recente werk van deze reeks. En het verhoudt zich op een opmerkelijke manier met het eerste. We zien een vrouw die haar gezicht met haar handen verbergt in een staat van kennelijke distress. Wat er aan de hand is weten we niet, maar het ziet er uit als wanhoop, angst misschien, een huilbui. De protagonist is in zichzelf en haar emoties verzonken en lijkt zich niet bewust van de camera die haar observeert. Het beeld beweegt niet in real time, zoals een ‘normale’ video, het verandert op een schokkerige manier, het bestaat uit elkaar snel opvolgende schokjes – ik weet niet of het hier aan elkaar gemonteerde videostills of ‘gewone’ foto’s betreft en misschien is dat ook niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat er in de dramatische reeks beelden twee onverwachte dingen opvallen. In de eerste plaats lijkt het personage goed voorbereid op haar ‘rol’ in die zin dat ze niet zonder ijdelheid haar vingernagels nadrukkelijk blauw heeft gelakt. Dat wijst op een zekere mate van ijdelheid, zij wil er goed verzorgd en zelfs enigszins opvallend uitzien, zoals een extra groene tak afsteekt tegen het omringende natuurlijke groen. Mensen met blauw gelakte nagels kunnen natuurlijk allerlei emoties ervaren net als ieder ander, maar in deze context schuilt er iets kokets in, er wordt mee aangegeven dat het personage niet alleen naar binnen maar ook naar buiten gericht is, niet alleen wil verbergen maar ook wil tonen. Dit wordt in hoge mate versterkt door het feit dat, naarmate het werk wat verder gevorderd is, er ineens enkele malen een oog zichtbaar wordt; weliswaar blijft het grootste deel van het gezicht bedekt door haren en handen maar er is een oog, in dit oeuvre een revolutionaire ontwikkeling: de persoon komt, gedeeltelijk en heel even maar wel steeds indringender, uit haar schuilplaats. Het opmerkelijke aan dit oog is, dat het tegen de verwachting in geen enkele distress vertoont, er zijn geen tranen, de uitdrukking is niet droevig, somber, hysterisch of verschrikt, maar, integendeel, indringend en overduidelijk observerend. Het oog kijkt ons nadrukkelijk aan en dat is ook het beeld waarmee het werk eindigt en dat dus dominant op het netvlies van de beschouwer achterblijft. Er is sprake van oogcontact, hoe indirect misschien ook: er wordt gecommuniceerd.
Dit is de eerste keer in deze werken dat een personage zich zo direct op de kijker richt. Die zou zich kunnen afvragen of alle wanhoop hier gespeeld is, als afleiding, terwijl het uiteindelijke doel is zichzelf te tonen als een observerende, haast analytische persoon. Natuurlijk is de wanhoop ‘gespeeld’ op de manier waarop een acteur dat doet (er bestaan kunstwerken waarin allerlei vormen van persoonlijke ellende worden gepresenteerd maar dat is hier duidelijk niet het geval), maar de vraag is: speelt de actrice hier vals? Ik bedoel: presenteert zij hier een uitgebreid geënsceneerd beeld van heftige dramatiek als een vervalsingvan dat beeld zelf – omdat het misschien de enige manier leek om via een mimicry van emotie één echt moment te laten zien: een oog, een spiegel van de ziel? Ook is het denkbaar dat de dramatiek ‘echt’ is (in de zin van ‘echt gespeeld’ dus, zonder concept van vervalsing of dubbele bodem) en de angst voor het aankijken van de Ander vertegenwoordigt, de angst natuurlijk ook om zich bloot te geven, blauw gelakte nagels of niet.
Dit oeuvre houdt zich voortdurend bezig met de dichotomie tussen het persoonlijke en het algemeen toegankelijke, het verbergen en het tonen, het intieme privémoment dat niemand iets aangaat en de behoefte om zich te laten kennen en contact te maken. Dat hele gesprek tussen de protagonist en zichzelf, die hele monologue intérieur, wordt aan de kijker gepresenteerd in gecodeerde vorm: zelfs als het personage ons aankijkt gebeurt dat nog met vele slagen om de arm.
Niettemin is het verleidelijk om dit laatste werk te bekijken als een vervolg van het zwarte werk: de protagonist komt onder het zwart vandaan, hult zich niet langer in duisternis.
De pop wordt een vlinder en waar die in het allereerste werk de ogen, de individuele identiteit, nog ingenieus verborg, kijkt in het laatste werk tenminste één oog ik zou haast zeggen nieuwsgierig en begerig naar buiten.
when heartbeats circle the square
Review ‘Through the looking-glass’ door Albertus Pieters
Through the looking-glass met Nicole Donkers in de Haagse Spanjaardshof
door Albertus Pieters
In Lewis Carrolls ‘Through the Looking-Glass, and what Alice Found There’ het vervolg op diens ‘Alice’s Adventures in Wonderland’, wil Alice weten wat er is aan de andere kant van het beeld in de spiegel boven de schoorsteenmantel. Het lukt haar daar te komen en de wereld waarin ze terecht komt, lijkt aanvankelijk op de hare, maar dan vol met vreemde, sprookjesachtige figuren en symbolische situaties. Het blijkt zowel een spiegeling van de “echte” wereld als een verdwazing van die echte wereld.
Nicole Donkers’ verzamelwerk ‘Addicted to a certain kind of sadness’ lijkt ook een poging aan de andere kant van het glas te kijken. De titel lijkt een allusie op de onmogelijkheid daarvan. Voor de kijker naar dit werk – en blijkbaar voor de kunstenaar – is er geen sprookjesachtig spiegelland weggelegd. Of is het er toch? Immers, er zijn onder meer verpakkingen te zien waar de vorm van het ooit verpakte nog in zit. Wat er in heeft gezeten, is maar ten dele duidelijk, we kunnen er naar gissen, maar de kleuren van het ooit verpakte kennen we niet, noch kennen we andere kwaliteiten ervan zoals gevoel en geur. In combinatie met andere zaken gaan zij een ander leven leiden.
Neem een combinatie van een doorzichtige verpakking van wat ooit wellicht een pop was. Maar wat voor pop? Het was een zij, want ze heeft een jurk aan. Was het een speculaaspop? Een figuurtje van plastic? Wat zij ook was, naast haar hangt een zak met bloemblaadjes. Hoewel je nog van alles kunt vragen over die blaadjes (van welke bloem? waarom alleen de blaadjes?) zijn ze duidelijk verdord. Is de bloei van het raadselachtige vrouwfiguurtje voorbij? Zoveel is eigenlijk wel duidelijk, ze is immers nog slechts een doorzichtige mal. Ze is niet, ze was, ze is nog slechts een idee. En dat idee wordt versterkt door de blaadjes ernaast.
Overigens zien we links nog in spiegelschrift of achterstevoren “the idea” staan. “Through the looking-glass” bekeken? Als Alice in het spiegelland binnentreedt, vindt ze het nonsensvers ‘Jabberwocky’ geschreven in spiegelschrift. Als ze het eenmaal kan lezen, kan ze geen touw vastknopen aan de inhoud. Vindt de kunstenaar de idee in spiegelbeeld en in letters waaruit het zwart gedeeltelijk lijkt weggebladderd? Of is de idee er juist uit verdwenen of onduidelijker geworden? De idee is van zichzelf natuurlijk al een abstractie. De idee laat zich blijkbaar niet makkelijk vatten en kan spiegelbeeldig zijn.
Het niet makkelijk kunnen vatten van “de idee” keert in feite in vrijwel ieder onderdeel of iedere combinatie terug op de wand. Bij voorbeeld ook in een kartonnen verpakking die van zichzelf nog compleet en ingenieus is. Maar de verpakking was zeker niet bedoeld voor de inhoud die er nu in zit: vier in elkaar gevouwen pakketjes grijnzen je vrij letterlijk aan, zonder hun inhoud prijs te geven.
Nicole Donkers heeft veel zaken in doorzichtig plastic toegevoegd, die als geesten en mystificaties tussen de meer tastbare zaken verwijlen. Als gewichtloze gewichten of fantoominstrumenten hangen zij bij voorbeeld aan de raadselachtige doos boven aan de verzameling.
Er hangt er ook één als een verdwenen titel of de geest van een fossiel onder een eigenaardige combinatie van een schildpadachtige vorm met zes opvallende roze cirkels en een pakje plantaardigheden.
En zo hangen er ook een stel te spoken naast een object met een holle spiegel. Wie daarin kijkt ziet uiteraard de wereld op zijn kop, maar ziet zichzelf en zijn omgeving ook ontkend door een strak kruis over de spiegel.
De gehele verzameling lijkt iedere vastigheid te ontkennen. De hoekige vormen van veelal kartonnen verpakkingsmaterialen krijgen de vreemde vanzelfsprekendheid van rituele objecten, terwijl de doorzichtige plastic objecten alleen maar glimmen in het licht en van een afstandje lijken te verdwijnen in de muur.
Is het “de idee” die niet gevat kan worden? Of is “de idee” gewoon definitief verdwenen in de vreemde objecten en de bollingen van het doorzichtige plastic? Of is de muur een grote, rituele plek geworden waar het gevoel van gemis wordt bezworen? De titel spreekt immers van “sadness” en er zit ontegenzeggelijk een melancholie in het geheel, ondanks het in het licht glimmende plastic.
Net als aan het eind van ‘Through the Looking-Glass’ wordt het raadsel niet opgelost, is het zelfs groter geworden. Maar de droom is helaas verdwenen.
Bertus Pieters
‘Addicted to a certain kind of madness’ is momenteel te zien in de Haagse Galerie De Spanjaardshof in een duotentoonstelling van Nicole Donkers en Annemieke Louwerens. Klik hier voor de details.
Review ‘Collect, Stack, Reveal, Hide’ by Judit Bozsan
by Eurart, Judit Bozsan
Nicole Donkers, a graduate of the Royal Academy of Art in The Hague (2010) has already provided this year a public treat for the senses with her video work “Trace Green” at the ZomerExpo of the Gemeente Museum, and now The Hague welcomes back the artist at her duo exhibition with Annemieke Louwerens at the Galerie de Spanjaardshof, on view through December 11.
In her video art and installations, Donkers’ core focus is on the interface between contradictory forces, such as emotion and reason, ordinary and unusual, chaos and order. Her works emit a sense of questioning of the curious ways of the world and the artistic self and bring attention to acquired thought structures. They question the truthfulness of things as presented and perceived at face value and implicitly launch the viewer’s visual enquiry onto a path of investigation about whether things are as they seem to be. To what extent can we fool ourselves and have others fool us?
“Addicted to a certain kind of sadness” is an installation of diverse objects that sing in chorus about the very notion of disguise. What things seem to be on the outside, might not be the case on the inside at all. A box holding the shredded remains of a love letter, a plastic bag embalming the outer petals of dehydrated tulips – peeling off the outer layers, pinning them to the wall, Donkers displays a seesaw of contradictions.
“Let me occupy your mind”, a videoloop of just over 38 minutes couldn’t have been titled any more appropriately. The incessant continuum of well-measured destruction of a telephone book by the highly adept and focussed tearer featured in the work invites the viewer on a meditational journey induced by the rhythm and order and unaffected air of calmness resonating in every move of the arm. Yet, the never-ending process leads the cognitive miser in the viewer to dig deeper in the forest of meanings.
As curator Stef van Bellingen aptly describes her art, “Nicole Donkers operates in a minor key, a key that composers use to express the little sorrows of existence. For this reason her poetics is best described as musical, even Wagnerian. Mainly this has to do with the strong temporal dimension of her work, which in musical terms is called the “solution” – a peaceful and satisfactory accord that follows a series of dissonant tensions. Wagner imbeds longing and the elusiveness of it in one line so that each refuge is continually postponed. Nicole Donkers is also drawn to aggregations and stacking, they stem from a plethora of choices which problematizes the the notion of the unique and its physical materialization.”
Augmenting the plethora of contrasting elements and their harmonious coexistence in the exhibition are the colorful patches of artist Annemieke Louwerens’ canvases on the wall that follow us around the tour as cheerful companions.
Location: Galerie de Spanjaardshof, Westeinde 58, The Hague; Dates: November 6-December 11, 2011
Show ‘HIPSTAMATIC’, 29 April – 28 August 2011 Kunsthal, Rotterdam & 7 – 30 October 2011, Yksi, Eindhoven
The picture ‘Celeste’s drawing’ of a girl proudly holding up her drawing is featured in the exhibition Hipstamatic. The Kunsthal Rotterdam dedicates an exhibition to the Hipstamatic, an new iPhone application that lets you create retro photos. 64 Hipstamatics were selected from a international Flickr group with over 1500 iPhone photos. The show will also be seen in Yksi, Eindhoven in October.
Kunsthal Rotterdam | Museumpark Westzeedijk 341 | 3015 AA Rotterdam
Yksi Expo & Yksi Winkel | Torenallee 22-04 | 5617 BD Eindhoven – www.yksi.nl
Show Summer Exhibition ‘Anonymous Chosen’, June – September 2011, Gemeentemuseum The Hague
Summer Exhibition ‘Anonymous Chosen’ | ZomerExpo ‘Anoniem Gekozen’
9 July – 14 August 2011
ZomerExpo ‘Anonymous Chosen’ was the first ZomerExpo held in 2011. The sub theme’s were landscape, still life and portrait. At the exhibition ‘Anonymous Chosen’ artists through open registration 4800 paintings, drawings, films, animations, 2D- and 3D-prints, videos, sculptures and installations. registration was anonymous. A jury selects 250 works of art. My video Trace Green was one of the works selected.
In the newspaper NRC
Light Art Festival, 2010, Gouda
Graduation Show at the Royal Academy of Art, 26 June – 3 July, The Hague
Show ‘The Sea will come | De Zee Komt’, summer 2008, The Hague
The Sea will Come | De Zee Komt
‘De Zee Komt’ was a festival with information, activities and climate change inspired art. The aim of the festival was to bring about awareness among visitors about the urgent need to switch to an environmentally friendly way of life. One of the main components of ‘De Zee komt’ was the combination art and climate . The festival took place from 11 until 14 September 2008 and part of this festival was a sculpture route along the beach between The Hague and Kijkduin with three of my works.